miércoles, 25 de marzo de 2015

Georges Lacombe





(1868-1916)
Tres encuentros marcan la vida artística de este artista. Con Sérusier en  1892, un  año más tarde con Gauguin y con Theo van Risselberghe en 1904. Muy pronto adoptó las ideas de Sérusier y se integró con los Nabis. Sus pinturas se integran con la línea y el espíritu de los paisajes de Pont- Aven, sin embargo, especialmente en sus marinas, muestra una euforia muy personal. Despues de una reunión con Gauguin decide dedicarse a la talla de madera y el grupo le da el apodo de  el "escultor Nabi"-  pero no abandonó la pintura

martes, 24 de marzo de 2015

Sonia Delaunay






Sonia Delaunay-Terk, nacida Sonia Stern, representó un papel fundamental en el desarrollo del orfismo, corriente que supo expresar tanto en la pintura como en el campo del diseño de moda, tejidos y libros, entre otros. De origen ucraniano, fue confiada, con apenas cinco años, a sus tíos maternos de San Petersburgo, de quienes recibió una educación cosmopolita. A través de Max Liebermann, conocido de su tío, tomó contacto con el mundo artístico germano y en 1903 se trasladó a Karlsruhe para comenzar sus estudios de pintura. Dos años más tarde continuaría su formación en París en la Académie La Palette. Durante estos años sus obras reflejaron su admiración por el postimpresionismo de Vincent van Gogh y PaulGauguin, así como del fauvismo de Henri Matisse
Para. no abandonar Francia, Sonia contrajo matrimonio de conveniencia con el marchante alemán Wilhelm Uhde, a través del cual conoció a artistas de vanguardia como Pablo Picasso, Georges Braque o el propio Robert Delaunay, con el que se casaría en 1910 tras divorciarse de Uhde. A partir de entonces, el intercambio artístico entre ambos sería constante. Como él, se sentiría interesada por las teorías del color de Michel-Eugène Chevreul y en 1913 comenzaría su serie no figurativaContrastes simultáneos. Ese mismo año colaboró en la ilustración y diseño de la cubierta de La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars. La llegada de la Primera Guerra Mundial les sorprendió en la península Ibérica y durante los años de la contienda vivió en España y Portugal. En 1917, tras el triunfo de la Revolución de Octubre, dejó de recibir las rentas que había percibido hasta entonces y comenzó a comercializar sus creaciones, primero en Madrid, donde abrió una tienda con sus propios diseños de moda, y en 1920, tras su retorno a París, inauguró la Boutique Simultané. En el París de los años veinte tuvo una estrecha relación con los grupos dadaístas y surrealistas y colaboró con ellos en la producción de proyectos teatrales y cinematográficos como Le P’tit parigot de Le Somptier
Durante. la década de 1930 estuvo en contacto con grupos artísticos que abogaban por la abstracción en el arte como Abstraction-Création o Cercle et Carré y fue uno de los miembros fundadores de Réalités Nouvelles en 1939. Tras la muerte de su marido en 1941, Sonia Delaunay continuó trabajando y colaborando en la promoción del arte abstracto. En 1964, como consecuencia de la donación de obras suyas y de Robert, se convirtió en la primera mujer a la que se le honraba con una exposición en el Musée du Louvre.
Museo Thyssen-Bornemisza

lunes, 23 de marzo de 2015

Dorothea Tanning






Con Max Ernst



Dorothea Tanning, pintora, poeta y diseñadora, miembro de los surrealistas europeos durante  y despues de la Segunda Guerra Mundial.

.Nació en 1910, en Galesburg, Estados Unidos. Estudió brevemente en el Instituto de Arte de Chicago, lo abandonó para trasladarse a Nueva York en 1935.  Impactada por una exposición de arte Dada y surrealismo, viajó a París en 1939 con la esperanza de encontrarse con los pintores surrealistas pero todos se habían marchado para evitar la guerra, asi que volvió a Nueva York. Hizo diseños para grandes almacenes y se casó con Homer Shannon.


En 1941 se unió a la gallería Julien Levy, un importante punto del surrealismo entonces y allí conoció a artistas como Breton, Tanguy y Max Ernst, en ese momento marido de Peggy Guggenheim, se enamoraron y se escaparon juntos a mitad de la década de 1940.  Se casaron en una ceremonia conjunta con Man Ray y Juliet Browne y se trasladaron a Francia en la década de 1950. Vivieron y trabajaron juntos hasta la muerte de Ernst en 1976
Su obra es principalmente surrealista, aunque con el tiempo se volvió más abstracta y experimentó con la escultura y el grabado. A partir de la década de 1980 se dedicó mas a la escritura, publicando numerosos poemas y dos libros de memorias.
Se celebraron exposiciones retrospectivas de su obra en el Centro de Arte Contemporaneo de París, en Malmo Konsthall en Suecia y en Museo de Arte de Filadelfia.
Murió a los 101 años


Observer Culture

sábado, 21 de marzo de 2015

Judit Reigl






Nació en 1923 en Kapuvar, Hungría.  Despues de estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes de Budapest, viajó a Italia como becaria de la Academia Hungara en Roma. En 1948 volvió a Hungria que ya había sido tomada por un régimen de estilo sovietico. Despues de varios intentos consiguió huir en1950 y unos pocos meses despues llegó a París. Sus primeras obras en París consistían en dibujos oníricos o surrealistas. collages y pinturas con figuras fantasmagóricas, de colores vivos.

En 1954 un colega hungaro, el pintor Simon Hanta llevó  a André Breton al estudio de Reigl. Breton le ofreció una exposición inmediatamente. La exhibición se celebró en L´Etoile scellée. Despues de esta exposición ella disolvió su conexión con Breton y adoptó un estilo abstracto.
En 1963 abandonó París y se trasladó a Marcoussis, un pueblo en el suroeste de la capital

Man (Homme)
"From February 1966, this same writing transformed itself independently of my will, or even against it, into a more and more anthropomorphic figure, a human torso. At first imperceptibly, then more and more consciously after 1970, I tried to intervene, to underline the emerging aspect of these erect bodies."
Si os interesa saber más sobre esta pintora, dejo aqui el enlace de su pagina



lunes, 16 de marzo de 2015

Jacob Steinhardt

girl by jakob steinhardtarab women in front of the walls of jerusalem by jakob steinhardt 





Zerkow, Polonia, 1887 -  Jerusalem, 1968

Conocido pintor y grabador, dejó su tierra natal, Polonia en  1906 para estudiar en Berlin. Primero se matriculó en el museo de Artes Aplicadas y  despues con el grabador Hermann Struck.  Tambien estudió en París con Laurens y Matisse, aunque es evidente que no dejaron ninguna influencia en él. En 1912 tuvo contacto con la asociación de expresionistas, volvió a Berlin y con Ludwig Medner fundó el grupo expresionista "Die Pathetiker". En 1933 abandonó Berlín y se estableció en Jerusalem, donde hizo principalmente grabados y litografías. En 1949 Fue nombrado jefe del Departamento de Artes Gráficas de la Academia de Bellas Artes de  Bezalel y desde 1953 hasta 1957 fue Director de la Academia

domingo, 15 de marzo de 2015

VALENTIN NAGEL





Valentin Nagel 1891-1942. Pintor alemán influenciado por las experiencias de la Primera Guerra muncial. Pertenecio a una generación de pintores alemanes de gran talento, suprimidos por los nazis. Estudió con Hans Hoffman en la Munich School of Art.  En 2001 se celebró una exposición en el Cutural and Historical Museum en Osnabrück con el fin de redescubrir esa generación de artistas alemanes y austriacos cuyo trabajo fue silenciado y olvidado como resultado de la persecución política de su época





Elfriede Lohse-Wächtler

blick über mietshäuser by elfriede lohse-wächtler

1899-1940.  Nació en Desde donde empezó sus estudios artísticos en  la Escuela de Artes Aplicadas. Despues hizo cursos de dibujo y pintura con Otto Gussmann en la Academia de Bellas Artes. En 1919 se puso en contacto con el círculo  de Franz Pfemfert- Los Dadaistas de Berlín y el grupo de la secesión de Dresden. Abrió un estudio y comenzo a ganarse la vida como ilustradora. Otto Dix y Conrad Felixmüller le presentaron al artista y cantante Kurt Lohse y se casaron en  1921
ausblick by elfriede lohse-wächtler
La pareja se mudó a Hamburgo en 1925, donde Kurt Lohse encontró empleo en un coro. Se separaron en 1926. La etapa más creativa  de Elfriede coincidió con el período de Hamburgo. Sus principales obras en oleo y pastel eran vistas de la ciudad, autorretratos,  parejas, prostitutas, obreros, etc. En 1928 partició en varias exposiciones de la Nueva Objetividad

En 1929, debido a una crisis nerviosa, tuvieron que ingresarla en una clínica psiquiatrica. Allí dibujó cabezas y cuerpos de pacientes psiquiatricos. Despues de recuperarse experimentó una nueva fase productiva y en 1930-31 mostró su obra.
suppe loffelnder mann by elfriede lohse-wächtler
Su estado mental volvió a deteriorarse y volvió a casa de sus padres y su padre solicitó que la internasen en una institución donde le diagnosticaron esquizofrenia. Durante el periodo nazí, en 1933, le pidieron que se prestara a la esterelización voluntaria y como se negó fue declarada  mentalmente incompetente con perdida de todos sus privilegios. Finalmente fue esterelizada y forzada a entrar en el programa de eutanasia

Su obra, declarada como "arte degenerado" fue en parte destruida. Murió en una cámara de gas el 31 de julio o 1 de agosto de 1940

jueves, 12 de marzo de 2015

Ben Shahn






1898- 1969     Ben Shahn nació en aunus, Lituania, en 1898. Emigró con su familia a Nueva York en 1906. Estudió en la Universidad de Nueva York y en la National Academy of Design

En la década de 1920 se convirtió en miembro del movimiento realismo social, 
término que describe la obra de los artistas americanos durante la época de
la depresión. Se dedicaron a mostrar los problemas sociales de la sufridora clase
baja.

Principalmente en los dibujos añadía textos inspirados en las noticias de los 
periódicos.  En sus primeras obras se involucró mucho en los asuntos políticos
de la época, en sus trabajos posteriores retrató la soledad de las ciudades.

  Despues de trabajar como litógrafo hasta  1930, realizó una serie
de 23 cuadros relacionados con el juicio Sacco-Vanzetti. (Ferdinando Nicola 
Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran dos emigrantes italianos, obreros anarquis-
tas, que fueron juzgados y condenados a morir en la silla electrica  por un 
presunto robo y asesinato en South Braintree, Massachusetts)

 Desde 1933 hasta 1938 trabajó como fotografo para la Farm  Security Adminis-
tration, haciendo una maravillosas imágenes de las zonas rurales y  de
sus habitantes. Este trabajo le dio la oportunidad de viajar por zonas depri´-
midas que más adelante pudo utilizar para sus pinturas. Aunque algunos 
críticos dijeron que el utilizar las fotos bajaba el valor de su obra, fue el 
artista mas popular de su época y sus cuadros fueron portada del Time y del
Museo de Arte Moderno.

Se conoce Shahn como un hombre de fuertes creencias y
valores y  como artista comprometido que denunciaba
las injusticias. Fue tambien profesor y escritor



miércoles, 11 de marzo de 2015

0TTO DIX





Otto Dix nació en Gera, una ciudad alemana en el sudeste del país próxima a la frontera checa, en 1891. Inició su carrera como pintor de interiores, hasta que en 1910 logró una beca con la que pudo completar su formación en la Real Escuela de Artes y Oficios de Dresde. Ahí afianzó su técnica de dibujo y durante esos años la Germaldegalerie (Museo de Pintura) de Dresde se convirtió en su lugar de estudio. Allí conoció de primera mano las obras de Durero, Cranach y de los artistas italianos del Renacimiento, de quienes aprendió e intentó imitar su técnica del óleo. Sus primeros pasos como pintor también estuvieron marcados por la variedad de corrientes que dominaban en centroeuropa y Francia en las primeras décadas del siglo: el simbolismo y el judgenstil, Munch, Kokoschka, el expresionismo, el orfismo y las formas cubofuturistas incidieron entonces en su lenguaje pictórico. También se atrevió con la escultura, aunque sólo realizó una obra; se trataba de un busto de Nietzsche. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Otto Dix fue llamado a filas, pero en 1918 resultó herido en el cuello y tuvo que abandonar el campo de batalla. Los años que pasó en el frente fueron artísticamente muy productivos: pintó casi cien aguadas y unos quinientos dibujos. En estos trabajos expuso su particular visión de la guerra: cruel y sangrienta. A estos dibujos se les conoce con el nombre de Actas de la guerra. Una de las consecuencias de su participación en la contienda fue que en los temas que desarrolló a partir de ese momento primó la crítica, la sátira y la ironía para comentar la guerra, sus líderes y sus terribles efectos. Una vez acabada la guerra regresó a Dresde, para continuar sus estudios en la Academia Estatal de Artes Plásticas, de la que fue nombrado profesor en 1926. Fundó, junto con otros compañeros, el Grupo Secesión de Dresde en 1919 y también fue entonces cuando entró en contacto con el Dadaísmo. En sus cuadros se ocupaba de temas cotidianos analizados desde la sátira y con un realismo brutal que en muchas ocasiones alcanzaba lo grotesco: prostitutas, marineros, ricos empresarios, mutilados de guerra, etc. Por su estilo y los temas que abordó a comienzos de los años veinte, Dix fue acusado dos veces en 1923 de obscenidad y pornografía. Estos episodios tuvieron el efecto contrario al perseguido, pues significaron publicidad para su obra y el público empezó a conocerle.

 Su estilo cambió a mediados de los años veinte, cuando se aproximó a los principios pictóricos y estéticos defendidos por los pintores de la Nueva Objetividad, y en cuya exposición fundacional (1925) Dix participó. Los colores fríos llenaron su paleta, insistió en el verismo –por otra parte, era su particular pugna contra la fotografía– y en la manera antigua de hacer pintura, optando por la tabla como soporte. Dix encontró el apoyo teórico necesario en el libro que Max Doerner publicó en 1921: Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Ahí halló las fórmulas y los métodos utilizados por los pintores del Renacimiento. El primer cuadro que pintó siguiendo esas indicaciones data de 1925. Sus compañeros lo apodaron Otto Hans Baldung Dix, un apelativo que remitía directamente al pintor alemán del siglo XVI Hans Baldung Grien. Incluso se inventó un anagrama para firmar sus cuadros, basado en una serpiente enlazada a un arco y una flecha; esto significaba un reconocimiento a los pintores del siglo XV y XVI, en especial a Lucas Cranach. Por esa vuelta a la manera de los pintores del Renacimiento, Dix fue abandonando las mordaces críticas que con su pintura lanzaba a la sociedad mediante la deformación física y una exagerada fealdad de sus personajes. En cuanto destacado retratista, Otto Dix realizaba numerosos dibujos preparatorios de los modelos con los que apresar su carácter pero nunca pintaba el retrato con el modelo real delante, sino que trabajaba a partir de los dibujos. En 1933 fue destituido de su puesto como profesor en la Academia de Dresde, como consecuencia del “saneamiento de las escuelas de Bellas Artes de Sajonia”; y en 1936, ante la progresiva expansión del nazismo en Alemania, decidió retirarse a Hemmenhofen, una modesta población del lago Constanza, donde ya se habían instalado otros artistas. El Gobierno alemán lo incluyó en la lista de artistas degenerados y le confiscaron unas doscientas sesenta obras. En 1945 fue movilizado y hecho prisionero; tras su liberación, y de vuelta al lago Constanza, se consagró a la pintura de paisaje y religiosa hasta su muerte, ocurrida en 1969. En sus últimos cuadros retomó el espíritu romántico alemán del siglo XIX y cambió las técnicas renacentistas por una pintura sin dibujo, aplicando los pigmentos directamente desde el tubo. La crítica, la historiografía y las instituciones alemanas se ocuparon de restaurar el nombre y la obra de Dix durante las últimas décadas de vida del pintor.

educa thyssen

martes, 10 de marzo de 2015

Margaret Keane


LA EXTRAÑA HISTORIA DE UNA ARTISTA PLÁSTICA QUE SE HA HECHO FAMOSA POR UNA PELÍCULA DE TIM BURTON

          "  BIG   EYES"  

A principios de la década de 1960, el extravagante artista Walter Keane se hizo famoso vendiendo a precio de oro unas pinturas "kitsch", pero la verdad es que Walter Keane nunca tocó un pincel, era su mujer Margaret la que pintaba los cuadros.

La historia nunca se  habría conocido mundialmente si no fuera por la película. Margaret confesó que llegó un momento que ya no lo pudo soportar. Sentía que alguien le robaba el trabajo de su vida, mientras que el que presumía de autor se dedicaba a la buena vida. Despues de una década juntos, un día Walter llegó a casa borraco y despues de una pelea con Margaret y su hija (de un matrimonio anterior)- incendió la casa y el estudio.

Margaret reclamó la autoría de la obra, pero Walter, que era el que realmente firmaba, declaró que eran producto de una inspiración cuando había sido estudiante de arte en Europa despues de la Segunda Guerra Mundial.  La disputa duró  16 años. Al final un juez ordenó que pintaran una obra en público y así fue reconocida Margaret como la verdadera autora.

La crítica siempre odió estos  cuadros, los denominaban "el anti arte" pero el público ensalzaba a Walter como EL PICASSO. Andy Warhol decía que si fueran unos cuadros tan malos no gustarían  a tanta gente

lunes, 9 de marzo de 2015

Niki de Saint Phalle




Nacida como Marie-Agnés Fal de Saint Phalle un 29 de octubre de 1930, fue un verdadero ejemplo de artista total. Capaz de posar como modelo de moda, esculpir, crear perfumes, imaginar gigantescas estatuas, concebir figuras en movimiento perpetuo, a su imagen y semejanza

Hija de madre americana y padre francés, banquero, arruinado, en 1929, Niki de Saint Phalle nació en Neuilly, en la periferia más dorada de París, y se educó entre Connecticut y Nueva York. Descubriría su vocación en 1953, gracias a una depresión que le llevó a serinternada en un sanatorio.


Con Harry Mathews, su primer marido, el fundador de «Locus Solus», compartía una concepción jocosa y misteriosa del arte, acentuada por la poderosa personalidad de su segundo esposo, el escultor Jean Tinguely. Con ellos, y con muchos otros amigos, Niki vivió una vida nómada entre Nueva York, París, Los Ángeles, Deya, la Toscana, la Costa Azul y la Provenza, creando, inventando, pintando, imaginando mundos maravillosos, que ella tenía la gracia de crear y proponernos, como ofrendas. Sus obras más emblemáticas quizá sean sus «Nanás» (Chicas, Mozas, Mujeres, Señoras), lúdicas, juguetonas, gordas, aéreas, maravillosas, infantiles, como inmensas muñecas capaces de habitar en bosques, jardines y fuentes encantadas.

La artista también «fue una de las primeras en hacer performances, una de las primeras artistas feministas, de las primeras en interesarse en el espacio público y en ser globalmente política», según explicaba recientemente a Efe Camille Morineau, comisaria de una gran retrospectiva sobre su obra en el Grand Palais de París.



Sola, o en compañía de Tinguely, Niki de Saint Phalle realizó impresionantes encargos para decorar plazas públicas. Una de esas fuentes más famosas es la que se encuentra ante una de las puertas de entrada del parisino Centro Pompidou: una colección de «móviles» y arquitecturas acuáticas se ofrecen en espectáculo a los niños y mayores que contemplan, encantados, un espectáculo onírico de misteriosa belleza lírica.

En 1976, en Nueva York, Niki confesó a una amiga italiana, Marella Caracciolo Agnelli, que el sueño de su vida era crear su propio bosque encantado, a imagen y semejanza del Parque Güell, de Gaudí, en Barcelona. Marella y sus hermanos, Carlo y Nicola, hicieron posible ese sueño, ofreciendo a la artista una gran parcela de monte, en la Toscana.


Veinte años más tarde, al fin, del Jardín del Tarot de Niki de Saint-Phalle, se abría en Pescia Fiorentina, Capalbio. Una maravilla lúdica. Un jardín, un bosque encantado, poblado por figuras de sueño, que intentan devolver a la tierra una parte de sus antiguos moradores, hadas, duendes y misterios, con los que el arte de Niki intentaba dialogar, con el talento, la gracia y la ilusión de un artista que soñaba con repoblar el mundo con seres de encanto, misterio e ilusión, propios de las leyendas y los cuentos infantiles.

Niki de Saint Phalle falleció en 2002 a los 71 años, en San Diego, California, víctima de una larga y dolorosa enfermedad pulmonar que algunos de sus familiares y conocidos achacaron a los materiales tóxicos con los que elaboraba sus creaciones artísticas. No obstante, su muerte no supuso ni mucho menos el comienzo de su olvido:su obra ha seguido reivindicándose con fuerza, especialmente en tres exposiciones póstumas en la Toscana (2009), en el Castillo de Malbrouck (norte de Francia, en 2010) y en el Grand Palais,   2015  y despues en  el Museo Guggenheim de Bilbao.

ABCtv